Работа над музыкальным звуком, динамикой, ритмом



Г.Г. Нейгауз пишет: «Раз музыка есть звук, то главной заботой, первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком». Звук как физическое явление представляет собой колебательные движения какого-нибудь тела – источника звука ( воздушного столба в духовом инструменте), создающего в воздухе периодические сгущения и разрежения, т.е. звуковые волны. Действие звуковых волн на органы слуха порождает ощущение звука. У звука есть ряд свойств, зависящих от объективных физических причин – высота, длительность, громкость и тембр. Помимо этого, существует понятие «культуры звука».

Культура звука – это качество звукоизвлечения и соответствие его художественному образу. Понятие «культура звука» включает в себя не только его четкость, красоту, тембральную окрашенность, силу, но и умение музыканта находить тонкие звуковые краски, соответствующие стилю музыки, характеру художественной образности исполняемого произведения, а также гибкость применения звуковых нюансов, фразировки, акцентировки, позволяющая реализовать собственное «слышание» музыки.

Можно выделить факторы, определяющие последовательное формирование и развитие культуры звука в процессе обучения игре на музыкальном инструменте. Эти факторы условно можно разделить на две группы. К одной из них относится все то, что определяет развитие музыканта – становление художественного мышления, эстетических эмоций, развитие образно-ассоциативной сферы. К другой – формирование технического мастерства. Самый существенный фактор в формировании культуры звука – это единство этих сторон подготовки исполнителя, которое должно обеспечиваться на всех уровнях его воспитания – от первых элементарных опытов извлечения звука до овладения всей палитрой звуковых красок.

Динамика - это средство раскрытия художественного образа. На определенном этапе развития музыкального искусства понятия динамике в современном значении этого слова не существовало. Такие инструменты как клавесин и орган не обладают динамическим ресурсом. С появлением фортепиано, способного к усилению или ослаблению звука, динамика приобретает одно из главных значений в работе над художественным образом.

Динамика бывает локальная и масштабная. Локальная динамика является средством окраски мотива, фразы, предложения. Масштабная динамика относится к более крупным построениям, таким как период, часть произведения и произведения в целом.

В работе над произведением должен быть динамический план, который служит развитию музыкального образа.

Выше уже говорилось о работе над звуком в музыкальном произведении. Необходимо заметить, что она тесным образом связана с работой над динамическим развертыванием музыкальной ткани.

Основные динамические оттенки, проставляемые композиторами или редакторами в нотах, указывают лишь на относительную выразительную силу звучания в рамках той динамической системы, которую выбрал исполнитель, которую позволяют его мастерство и динамические возможности инструмента. Одно лишь «точное», но пассивное выполнение обозначенных в нотном тексте нюансов не приводит к достижению художественной цели. Любой динамический эффект получает подлинный эстетический смысл только в связи с воплощением яркой мысли, исполнительского замысла, образного решения.

Работе над динамикой могут помочь ассоциативные образы. Если есть увлекательный образ (внезапное дуновение ветра, затухание огня), то объяснение, что в данном случае нужно усиление или уменьшение звука, может и не понадобиться, а задача воплощения образа будет достигнута.

Ритм – это одно средств музыкальной выразительности, обусловливающий закономерность в распределении (организации) звуков во времени. Средства музыкальной выразительности- мелодия, гармония и ритм в различные музыкальные эпохи имели главное или второстепенное значение. В эпоху барокко, классицизма и романтизма главным средством была мелодия. В эпоху импрессионизма на первое место выходит гармония. А в 20 веке с возникновение модернистских течений в музыкальной культуре главным из средств музыкальной выразительности становится ритм.

Чувство ритма – это свойство, присущее каждому человеку, потому что все процессы в природе протекают ритмично.

Формирование чувства ритма в процессе изучения музыкальных произведений – одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики и, в то же время, одна из наиболее сложных Чтобы успешно работать над чувством ритма учащегося, нужно понимать роль ритма в музыкальном произведении и определить путь в направлении развития и совершенствования музыкально-ритмического чувства и разделить его на две взаимодополняющие составляющие:

1. В исполнении произведения нужно стремиться к яркому высвечиванию эмоционального содержания ритма

2. Нужно создать необходимую двигательно-моторную опору для эмоционально-ритмического воплощения художественного образа.

Как же должна происходить работа над ритмом в конкретном произведении? Есть приемы и способы работы, которые, будучи использованы в ходе разучивания произведения, воздействуют непосредственно на музыкально-ритмическое сознание обучающегося.

1. Просчитывание исполняемой музыки. Установлено, что счет музыканта-инструменталиста, представляя собой одну из наиболее распространенных форм двигательно-моторного (а именно «голосового») отражения ритмических процессов, ведет к значительному упрочению чувства ритма. Вместе с тем, замечено, что привычка к постоянному, «дежурному» счету чревата и негативными последствиями: на определенном этапе она может привести к «выключению» непосредственных, эмоционально окрашенных музыкально-ритмических ощущений. Но этого можно избежать, если перейти от счета вслух к счету «про себя», а затем к одному лишь внутреннему ощущению равномерно пульсирующих временных долей.

2. Рисование ритмо-схем. Такие схемы дают ученику наглядное представление о том или ином сложном метроритмическом узоре.

3. Простукивание-прохлопывание метроритмических структур. При использовании этого приема можно акцентировать внимание ученика на ритме, не отвлекаясь на движения за инструментом. Однако, более предпочтительны те виды простукивания ритма, когда ученик одновременно напевает мелодию. (таким образом сохранится живое ощущение музыки).

4. Дирижирование (на начальном этапе обучения - тактирование).Дирижируя, исполнитель с особой живостью, эмоциональностью реагирует на развертывание музыкальной мысли (тем более, что при этом он не стеснен техническими трудностями)

5. Работа над дефектами темпа (непредусмотренными замедлениями, ускорениями, неустойчивостью движения вообще). Например, можно попробовать состыковать отдельные фрагменты пьесы («неблагополучные» по темпу) с ее начальными тактами, чтобы выровнять движение. Также в работе над дефектами темпа может помочь использование на занятиях метронома.

6. Игровой показ педагога. В одних случаях он может устранить те или иные ритмические погрешности, в других – оживит монотонное, вялое по движению ученическое исполнение.

7. Игра в ансамбле. На начальном этапе обучения педагог может  аккомпанировать  партию для произведения, находящегося в работе с учеником. Это эффективно помогает ученику организовать свое исполнение не только в ритмическом плане, но и в звуковом, динамическом и т.д. На более продвинутых уровнях обучения работа в ансамбле также очень эффективно развивает чувство ритма.

На втором этапе работы над произведением создаются необходимые условия для его успешного исполнения на сцене.


Дата добавления: 2021-04-05; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!